Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 octobre 2011 4 27 /10 /octobre /2011 13:46
l'Afrique

Elle a apporté certains éléments de base esthétiques dans le concept musical du Jazz tel le principe de construction de question et réponse, des plans rythmiques variés et répétitifs, tout un univers de sonorité modale propre à la culture primitive et traditionnelle de l'afrique de l'ouest.

la notion de soliste et de choeur

Pour accéder à l'esprit du jazz il importe de développer une aisance rythmique par des changements fréquents de métriques et de mesure (4/4 vers du 5/4, le binaire vers du ternaire) et un sens affiné de l'improvisation pour le soliste. Le "feeling shuffle" en est la démonstration dans l'interprétation des mélodies et des riffs. Le contexte modal du blues se pressent dans le chant primitif africain pentatonique à 5 notes. Certains aspects de la musique indienne primitive tel celui de  syncope se retrouve dans les débuts du jazz, des musiciens de musique folk faisaient danser parfois les esclaves noirs dans les plantations de coton du sud des états-unis (Jaladoo). Il s'agit d'une monorythmique très structurée par des séquences différentes très contrastées. Le sens de la modalité se dessine au XVIII et XIX siècle dans les chants divers des esclaves noirs. 

bluesAfrica-Blues-CD.jpg  

                    

      Formes monorythmiques africaines

     

Quel est l'apport des noirs dans le blues et le jazz?

Il exista un rapport entre les chants de travail (shouts) des noirs et le jazz. L'esclave noir va  définir le "double talk", un mot pour en définir un autre (code). La politique, l'amour et la drogue furent les grands problèmes des noirs et les thèmes de leurs chansons et de leurs textes. 

Un autre apport fut celui des inflections des notes, les "blue" notes dans le chant mélodique, l'accent est mis sur les notes modales (blue-notes), le vibrato et le chant répététif et mélancolique autour de 5 notes dites pentatoniques.

Le chanteur de ballade blues; Leadbelly

il créa un répertoire de chansons populaires. Il fit de la prison et il apprit la musique en prison. Son style se dessina autour de deux accords ; la tonique et la dominante. Il utilisa souvent la modulation. Son chant s'apparenta à des coups de hache, de nombreux complets dans une forme répétitive, une musique simple mais populaire. Il dessinera ce qui deviendra une forme universelle du blues sur 12 mesures ; 3 sections de 4 mesures mais avec beaucoup d'élasticité. Un exemple de forme;

la 1ère Strophe ; les mêmes paroles (des opinions et la vie quotidienne)

la 2ème  strophe suivante est la même

la 3ème strophe est la chute avec un commentaire musical sur la tonique.

le vocal et l'instrumental sont en alternance, le rambling, des  thèmes satiriques, ironiques et humoristiques très poétiques. La quête de l'amour et les représentations de leurs problèmes de société furent des thèmes usuels chez les noirs. L'utilisation du bottleneck devient un outil du blues par ses micro-intervalles.

music-sider.jpgLEAD-BELLY.jpg  leadbelly-copie-1.jpg

Le Gospel et les Spirituals

Le mélange des cultures et des religions chez les noirs et blancs d'amérique a donné lieu aux formes du Gospel. le nouveau testament fut très important dans l'identité sociale des afro-américains. Les juifs furent représentatifs des problèmes des noirs par leur exode vers une terre sacrée.  Le pasteur noir était le soliste (question) et les fidèles de la communauté noire, le choeur(réponse). Ceci étant un peu à l'image des cérémonies tribales en Afrique. Les noirs ont modifié les cantiques religieux blancs pour les adapter aux chants africains.

L'ancien testament fut toujours présent dans les spirituals après la libération des noirs et pendant la guerre froide entre les USA et les communistes athées. Les étudiants noirs des universités firent des tournées musicales avec ces groupes de gospel pour pouvoir payer leurs études. Cette musique fut et est la fusion des harmonies des blancs avec les mélodies des noirs même africaines. On pouvait entendre dans les barbershops des quartiers noirs des chansons de coiffeur en se faisant couper les cheveux. Ce sont des quartets dont le Golden Gate quartet fut le plus connu, un de ses chanteurs jesgewel fut dévoré par des chiens un jour. 

Fisk_Jubulee_Singers.jpg   travail_aux_champs.jpg

    Le golden gate quartet

golden-gate-quart.jpg   Gospel_Page.jpg

Le Ragtime

Il fut la première musique savante noire à structure réfléchie et déterminée. Cette musique noire composée au piano utilisa des formes musicales européennes; marches, forme classique, valse et polka. Les pianistes noirs de ragtime ont intégré des éléments rythmiques syncopés ayant des origines créoles et calypso. Les premiers morceaux de ragtime furent enregistrés en 1898 avec le piano comme instrument privilégié mais la guitare fut aussi présente plus tardivement dans ce style. Ce fut les premières musiques afro-américaines populaires connues en Europe. Des compositeurs classiques contemporains comme Satie, Debussy, Ravel et Stravinsky ont parfois utilisé le ragtime dans leurs compositions. Jusqu'en 1917 le ragtime a eu une influence énorme dans le développement du Jazz. Elle fut du Nord au Sud une musique souvent improvisée et non écrite, donc peu de partitions originales de ragtime.

     Scott Joplin rags                                                  Tom Turpin rag piano player

joplin-piano     tom turpin ragtime

Il fut aussi une musique de danse opposée au blues et au Gospel, tel que le cakewalk dont on organisait des concours tous les week-ends. Scott Joplin qui mourut dans la misère et le desespoir fut l'un des pianistes de ragtime le plus connu. On a reprit l'un des ses standards pour le film l'Arnaque avec Robert Redford et Paul Newman. Il mettait des explications très détaillées sur ses partitions de musique, mais il n'a jamais enregistré sur vinyl uniquement sur rouleaux de piano mécanique. Maple leaf rag fut l'un de ses morceaux les plus reprit par les orchestres de dixieland plus tard. Il y eu beaucoup de versions de celui-ci; piano à deux mains, avec banjo et orchestre militaire. Le premier musicien noir a enregistré fut James Reese Europe en 1904 à New-York, dans son café Clef Club où défilèrent beaucoup d'orchestres de ragtime. Ce fut une époque dans laquelle il fallait être doué dans beaucoup de domaines de la musique, tels; arrangeur, compositeur, bandleader et soliste pour se faire un nom. Les danses tel que le foxtrott ou le chicken walk furent très populaires avec le premier orchestre noir: le "Europe's society" avec son "castle house rag" la plus connue de ses compositions. On fut chargé par Uncle Sam de former des orchestres de ragtime lors de la première guerre mondiale, ce qui permit de diffuser cette musique en Europe. Les français furent étonné par ces formations. James Europe fut assassiné au couteau par un de ses musiciens, le batteur. La musique jazz fit un boum après 1917. Le Rag Novelty fit son apparition, il était plus riche en virtuosité et en rapidité que le ragtime original.

 

American_Beauty_Rag.jpg   Heliotrope_Bouquet.jpg   The_Entertainer.jpg

jazztree-1.jpg

Partager cet article
Repost0
17 octobre 2011 1 17 /10 /octobre /2011 07:03
Introduction :

Qu’est que L’harmonie ? Est-elle importante à la compréhension de l’univers musical ? D’où nous vient ce concept en musique? Son évolution historique dans le langage musical est en rapport avec le besoin d’être à la recherche de nouvelles sonorités et de couleurs dans la créativité musicale.

 L’Antiquité : la civilisation Helléniste

Quelques auteurs de référence:

1. Eléments de l’harmonie d’Aristoxène : selon lui la musique est sensation et mémoire, le musicien est un photographe des éléments naturels. Il exposa et arrangea la théorie musicale antique dans la période féconde de l'Héllenisme. Selon lui, c'est une théorie de l’âme apprêtée aux perceptions sonores musicales. L’âme est au corps ce que l’harmonie est à l’instrument de musique.

2. Introduction à l’harmonie d‘Euclide et de Gaudence : l’arrangement des sons considéré suivant un rapport arithmétique et mélodique d’acuité. La division du canon, une recherche sur les proportions musicales.

3. Manuel d’harmonie de Nicomaque de Gérase : Il fut un pythagoricien, la science des sons est réglée par les nombres. Comment furent découverts les rapports numériques aux sons.

La division du diapason (l’octave) dans la conscience diatonique. Sur l’accord des sons dans un rapport numérique de division des sons, il y a trois genres. La représentation numérique de la distance entre les cordes et les sons de quinte, de quarte répondant aux termes comme « hypate pour le son 6, mèse pour le son 8, paramèse pour le son 9 et nète pour le son 12».

4. Harmoniques de Ptolémée : Il appela harmonie, l’ordre pythagorien selon lequel l’harmonie est la science des astres et des sons qu’il découvrit dans les mouvements des astres et dans la nature (le vent, les chants d’animaux, le son des marteaux). L’harmonie est un géocentrisme.

Dans cette science grecque antique de la musique, la notion d’arrangement vertical de sons simultanés n’existait pas encore au sens moderne et polyphonique que l' on l’a défini plus tard au XVIII et XIX siècle.

Les Philosophes :

Aristote : Il a pensé  que l’antiphonie est la consonance de l’octave, à quoi il ajouta qu’elle résulte de deux mélanges de la voix de jeunes enfants avec celle des hommes faits, lesquelles voix sont entres elles à même distance, pour le ton, que la corde la plus haute du double tétracorde  ou de l’octocorde l’est par rapport à la basse. L’antiphonie est plus agréable que l’homophonie. Dans l’antiphonie, les voix se font  entendre plus distinctement que dans la diaphonie.

Citations :

Aristide Quintillien : Il est l’auteur grec qui le plus d’importance, car il démontra que rien n’indique dans les traités de grecs anciens, la présence d’une science relative à des accords. « Toute la science harmonique, dit-il se divise en 7 parties :

1. la première traite des sons   

2. la deuxième traite des intervalles

3. la troisième, des systèmes

4. la quatrième, des genres

5. la cinquième,  des tons

6. la sixième, des mutations

7. la septième, de la mélopée

Platon : « on appelle cadence, l’ordre ou la suite du mouvement ; on appelle harmonie l’ordre ou la suite du chant, de l’aigu et du grave, diversement combinés et entre-mêlés.

L’harmonie n’avait pas chez les anciens penseurs grecs la signification restrictive qu’elle a aujourd’hui. Pour une mélodie chantée à plusieurs voix, ces voix étaient de même timbre ou de timbres différents. Pour le 1er, on chantait à l’unisson et ça s’appelait « homophonie » ; pour le second .on chantait à l’octave ,et ça s’appelait « antiphonie ». L’arrangement ou l’enchaînement de sons considérés sous le rapport mélodique de leur acuité ou gravité. La symphonie de quartes et quintes se nommait « paraphonie » mais il a été relativement restreint dans la musique instrumentale et vocale, l’échelle tonale de leur musique n’étant pas favorable à une harmonie continue.

 

mod dim

 

modes composition

Partager cet article
Repost0
10 octobre 2011 1 10 /10 /octobre /2011 19:41
exercices et plans de fingerpicking en open tuning et drop d tuning

exercices et plans de fingerpicking en open tuning et drop d tuning

Fingerstyle Rock in Dropped-D Tuning

Le "Drop D tuning" a été populaire et l'est toujours chez mains musiciens réputés folk et celtiques. Un exemple serait celui du guitariste folk écossais Bert Jansh, qui a arrangé une pièce traditionnelle celtique irlandaise "Blackwaterside" de manière à utiliser un style en fingerpicking comme celui de l'exemple 1 ci-contre. Jimmy Page a adapté l'arrangement de Jansch en open tuning modal D-A-D-G-A-D, et a appelé cette version solo "Black mountain side", une pièce acoustique de référence du premier album de 1969 du groupe rock anglais Led Zeppelin.

Des techniques provenant d'autres instruments sont parfois adaptées et transférées sur la guitare en open tuning(accord ouvert). Le banjo qu'il soit à 4, 5 ou 6 cordes est parfois pratiqué et joué dans des accordages proches de ceux en open tuning sur la guitare. Un musicien renommé du groupe de rock Fleetwood Mac, c'est à dire Lindsey Buckingham a utilisé les techniques de roulement et des plans du banjo pour les arranger en style fingerpicking de basse alternée pour des chansons tels que "Never going back again" qu'il interprète en Drop D tuning, c'est à dire avec la corde de Mi baissée en D. L'exemple 2 ci-dessus est similaire à celui utilisé par Lindsey Buckingham sur cette chanson de Fleetwood Mac.

Une autre pièce de rock en drop D publiée en 1967 est connue sous le nom de "Embryonic Journey" composée par Jorma Kaukonen du Jefferson Airplane. Une pièce acoustique complexe sur une cadence plagale de D/G en 7ème position. Et même des pièces classiques tel que la symphonie du nouveau monde de Dvorak peut-être adapté façon drop d tuning en chord-melody style.

Fingerstyle Rock in Dropped-D Tuning
une autre exemple en musique celtique de technique en drop d tuning

une autre exemple en musique celtique de technique en drop d tuning

et même Dvorak peut être arrangé pour la guitare en drop d tuning la symphonie du nouveau monde

et même Dvorak peut être arrangé pour la guitare en drop d tuning la symphonie du nouveau monde

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:34

Les médias dans nos sociétés contemporaines jouent un rôle important de diffuseurs d'informations entre un émetteur (journal de presse écrite, radio, télévision, internet, etc., et un récepteur (des publics de lecteurs). Ainsi pour s'informer sur des programmations de concerts, le moyen le plus efficace, voir logique serait de lire des journaux, d'écouter la radio, de discuter avec ses proches et de surfer sur internet.

Quelques conseils pratiques

Tous les événements culturels musicaux programmés dans une ville, dans une salle, dans une institution culturelle, dans des bars font l'objet à notre époque d'une certaine opération médiatique. En vous promenant dans les rues de vos cités, dans les métros, ainsi que sur les tableaux d'affichage de différents lieux publics, vous pourrez y lire et vous informer sur des concerts de musique classique, festivals, happenings et des fêtes diverses comme la fête de la musique, etc. Les moyens d'informer sont multiples et parfois sujets à caution, de la simple distribution de "flyers" à l'affichage sauvage, tout est bon pour informer.

Le bouche-à-oreille

Comme l'écrit Jean-Noel Kapferer dans son ouvrage "rumeurs", le bouche-à-oreille est le plus vieux média du monde et bien des informations se diffusent toujours de cette manière. Ainsi donc, discuter, écouter, font partie des activités quotidiennes pour évaluer et connaître ce qui se passe dans le monde social et culturel. Mais méfiez-vous des rumeurs sur des événements, rien de plus insidieux et destructeur qu'une fausse information.

Les adresses de médias et sites

Est-il possible de s'informer sur des concerts programmés sur Internet ? Il existe de grandes possibilités de s'informer sur la programmation de concerts sur Internet.

La grande majorité des artistes et des formations musicales que ce soit dans le rock, le métal, la pop musique, le classique, le blues, le jazz ont leurs propres sites. Et ceux-ci sont bien fournis sur les dates de leurs concerts à venir.

Quelques adresses

Visitez les sites de groupes rock. Le site du groupe coldplay : Coldplay.com/, vous y trouverez des informations de concerts live à venir.

Le site d'Avril Lavigne : Avrillavigne.com/. Elle sera en tournée en Europe en septembre.

Les concerts 2011 des RHCP : Songkick.com/

Pour s'informer sur les sorties de chanteurs ou chanteuses pop essayez celui-ci Musique.fr/.

Toutes les grandes villes ont un service internet d'informations sur les activités culturelles programmées, par exemple :

  • à Paris : Infoconcert.com/ ou
  • à Genève : Geneva-arena.ch/

Il y a une quantité importante d'informations qui circulent en permanence sur le Web, certaines peuvent être tronquées, d'autres sont de la sur-information, d'autres enfin sont véridiques. Soyez cools et sortez écoutez et vivez la vie culturelle de votre ville.

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:32

Qu'est-ce qu'un logiciel de musique ? Ce terme d'informatique englobe un certain nombre d'outils pour vous assister et permettre à des musiciens amateurs, confirmés et professionnels du son, d'organiser, de télécharger, de composer, de créer des partitions de musique, de lire, d'imprimer, d'éditer et de publier de la musique. Ces logiciels peuvent être gratuits ou payants. Voyez sous ces sites tels www.steinberg.net et www.cakewalk.com ou encore www.emagic.de. 

Quelques conseils pratiques

Il existe sur Internet de multiples sites pour acheter ou vous procurer gratuitement des logiciels de musique(torrent ou freeloading). Mais avant tout achat et téléchargement, il vous faut en premier lieu vous informer sur ces logiciels dits de musique (MAO).

Essayer d'aller sur Google et cherchez "logiciels de musique ou MAO". Le site guitare.33 ou Audiofanzine peuvent aussi vous aider dans cette tâche en vous indiquant des liens et des avis sur ces logiciels. Si vous cherchez à découvrir et vous divertir en composant de la musique sans connaître grand-chose aux instruments de musique, ce qui n'est pas une bonne idée en soi. iI existe des logiciels à votre mesure Le site Magix.fr vous procura des outils comme "musicmaker", vidéo magix et des samplers pour de la musique pour PC ou de la musique sur mac.

Si vous êtes musicien, il vous faudra surfer davantage sur Internet ou en magasin de musique pour vous procurer des logiciels conçus pour vous, comme les séquenceurs, des expandeurs et les éditeurs de Cakewalk , Cubase SX, Guitarpro ou Yamaha (la série QY) et des home studio voir plus encore.

Les logiciels de composition

Pour débuter la composition de la musique avec des outils numériques sans être un musicien confirmé, il existe plusieurs logiciels pour cela comme les music maker et le magix studio samplitude de Magix.com de simple à premium ou encore le Easy Music Composer Free et le noteworthy composer sous 01net.com, jusqu'au cakewalk music creation 4 et plus si vous avez des connaissances plus approfondies de la composition musicale et ses besoins. Ces outils ne sont que des logiciels, ils ne peuvent faire preuve d'imagination, de créativité et de sensibilité. Donc soyez attentifs à cela, rien ne devrait remplacer le facteur humain dans la composition musicale. 

 

Les séquenceurs, les éditeurs et les "home studio"

Les séquenceurs

Si vous êtes musicien guitariste, bassiste, pianiste, etc., vous avez à votre disposition un certain nombre d'outils MAO, notamment les séquenceurs comme les "Steinberg cubase SX, le cakewalk music creator 4 ou encore les Yamaha QY. Un séquenceur est un logiciel permettant d'enregistrer et d'exploiter des données au format midi. Les fichiers midi contiennent des hauteurs et des durées des notes qui peuvent être lues par tout appareil ou instrument midi puisque cette norme est officielle et internationale. Le son Midi est un élément sonore d'origine purement électronique. Une guitare ou tout instrument produit uniquement des sons audios, mais il est possible de mélanger les sons audios et midi grâce à des logiciels hybridant les deux mondes. Les plus reputés de ces outils sont le pro-tools Digidesign (c'est un outil très chère mais diablement efficace; www.digidesign.com), le logic-audio Emagic qui est conçu que pour la plate-forme Mac, comme le digital performer motu, un magnifique logiciel puissant et complet pour un travail de niveau professionnel et le plus connu, le cubase SX Steinberg qui pemet la gestion de 200 canaux audio et un nombre illimité de canaux midi. ce dernier programme compte de nombreux effets internes et externes au fameux format VST,créé par Steinberg. Il existe aussi en version légère; le cubase SL pour 600 euros (www.steinberg.net). 

    

Ces outils mentionnés plus haut sont populaires et bien notés pour vous assister dans l'enregistrement, le mixage et l'édition de vos instruments et de vos créations, ceci à domicile ou en studio professionel, le coût en studio étant assez élevé, il est préférable pour des maquettes de vous doter de ces logiciels et outils d'enregistrements. Boss et Yamaha en produisent bien assez pour vous faciliter la vie. 

 cubase-SL3.jpg

Les éditeurs

Ce sont des logiciels Mac ou PC conçus pour la notation et la lecture de vos scores et l'impression de vos partitions.
Les plus populaires sont les Arobas Guitarpro 3 à 6, Finale, Sibelius G7, Cakewalk et Encore. Ce sont des outils utiles, car aucun PC ou Mac ne peut imprimer et lire des partitions surtout téléchargées sans ceux-ci. Plus encore afin de conserver vos idées et maquettes de manière plus efficace, car tout humain que nous sommes, la mémoire peut nous faire défaut. 

   

 

Les Home Studio

Ces outils MAO sont le fin du fin en matière de technologie numérique pour un artiste musicien. Voyez la série cakewalk home studio XL ou la série Boss. Ils peuvent vous permettre d'enregistrer, de mixer, de développer vos idées musicales avec des outils numériques afin que tout musicien quelque soit son niveau de connaissances et d'aptitudes puissent comprendre les outils technologiques et s'exprimer dans la musique. Vous pouvez en trouver à tous les prix en fonction de vos besoins et de vos possibilités. Ce sont des outils très pratiques et indispensables à tout musicien désirant s'exprimer et développer des compositions musicales. 

Steinberg-Cubase-Studio-Pack.jpg

   

 

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:29

Afin d'écrire des partitions pour cet instrument qu'est la guitare ou tout autre instrument soit mélodique ou harmonique voir rythmique, il vous faudra avant tout connaître certaines règles de solfège et d'écriture musicale. Il saurait bien difficile d'aborder ce travail également sans un crayon bien taillé, une gomme et bien sûr du papier à musique. Avec un logiciel approprié d'édition musicale comme Sibelius, Guitarpro ou Finale, il vous sera possible d'écrire une partition de guitare classique ou folk soit en notation classique ou en tablatures. Apprenez et éditez !

Conseils pratiques

La guitare est un instrument complexe dans son écriture, car il est polyphonique. Vous pouvez visualiser son écriture soit mélodiquement (des notes seules, silences et motifs rythmiques), soit harmoniquement (des accords, plans rythmiques, cadences, modulation et substitution), soit bien sûr la combinaison des deux formes. Ceci dans des riffs ou gimmicks suivant les genres musicaux modernes. 

Le "fingerstyle" comme d'autres types de jeu guitaristique nécessitent des connaissances techniques de cet instrument pour son écriture. Il serait hardu de vous apprendre toutes ces règles dans cet article. Néanmoins on va en aborder quelques unes. 

Les méthodes

Il existe des manuels comme des méthodes d'écriture de la musique pour guitare pour vous aider dans cette démarche. Des sites comme "Play-music.com" ou Guitar.33 vous fourniront du papier à musique gratuitement et des petits livrets de notation musicale à moindre frais. l en existe d'autres à votre disposition.  Pour parfaire vos connaissances, si vous êtes motivé(e)s, vous pourriez prendre des cours de guitare ou suivre des stages surtout d'écriture et de solfège dans une école privée ou un conservatoire de musique.

 

190995solfge.png 

 

Quelques notions d'écriture

Pour écrire des partitions, il vous faut savoir quelques éléments de base de notation musicale. Il vous faudra étudier les alphabets de la musique (hauteur, durée, articulation, volume).

L'alphabet mélodique

La guitare classique, latine, jazz, folk... s'écrit sur une portée de 5 lignes et en clé de Sol, pas sur 2 portées comme pour le piano. La clé de Sol servant à identifier une note de base "le sol" afin de situer les autres notes do, ré, mi,fa, la, si et les accidents et altérations d'un demi-ton " les dièses, les bémols et les bécarres.

Il y a donc 7 notes pour un alphabet mélodique de base. Il existe un système ancien de la Renaissance nommé tablature qui est revenu à la mode dans les années 70. La tablature utilise un système de 6 lignes et de numéros ou de lettres minuscules représentant la guitare à plat, ses cases et ses cordes. 

L'alphabet rythmique

Toute musique ne peut exister sans durée, sans rythme. L'alphabet rythmique consiste en des valeurs divisibles par 2 (binaire) ou par 3 (ternaire) ; la ronde ayant une durée 4 temps, la blanche de 2 temps, la noire de un temps, la croche de un demi-temps, la double croche d'un quart de temps, etc. En ternaire, le temps se divise en trois pulsations, l'unité de base étant le triolet de croches, on obtient ainsi des triolets de noires, de blanches ou des doubles.croches (sextolets) etc.

solfege.gif

 

Les adresses et sites

Vous pouvez aussi étudier les secrets de l'écriture musicale sur Internet sur des sites payants ou gratuits. À vous de voir ! voici quelques adresses :

www.solfego.fr ou www.musiclic.com

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:26

Qu'est-ce qu’un label en terme de musique ? Il s'agit pour les néophytes, d'une marque, d'une maison de disque, d'une société commerciale qui prend en charge la production, l'édition et la distribution de produits musicaux d'artistes. Le label "Crisscross" n'est pas un dinosaure de l'industrie du disque, mais un petit label indépendant européen se consacrant au jazz us uniquement.

Le label Crisscross : son histoire

L'industie du disque en possède parfois et souvent les droits exclusifs en matière de droit d'auteur. Il existe plusieurs labels dominants Universal, Sony music, EMI et Warner bros qui possèdent à eux 4 plus de 70% du marché.

Un label est un anglicisme qui peut se traduire par étiquette ou marque.
Cependant, il existe hormis les dinosaures de l'industrie du disque, de petits labels dits indépendants de jazz music comme Black and Blue, 33 records ou encore Futura et le label Crisscross Jazz.qui doivent se contenter des 30% restant du marché du disque.

Qui est Crisscross label?

Il semble que ce soit un label établi aux Pays-Bas fondé en 1980 par un monsieur Gerry Teekens, batteur de jazz de son état et professeur de langue d'origine allemande. Vous pouvez en savoir plus sur crisscross en cherchant sous ce lien : Allaboutjazz.com. Ce label sort environ une vingtaine de disques de jazz par année et il est reconnu pour le graphisme artistique simple en "block-color" de ces couvertures d'albums.

 

criss-cross.gif

Le catalogue

Pour vous informer sur les nouveautés, voir commander un album de jazz sur ce label, rien de plus simple si vous avez un accès Internet. Visitez ces différentes adresses :

  • Crisscrossjazz.com,
  • Wn.com (rubrique :CrissCross Jazz).

Vous y trouverez un choix intéressant d'albums se consacrant aux différents genres du jazz et Dieu sait s'il y en a, que ce soit du jazz manouche, du be-bop, du hardbop, du free jazz, de la fusion, de l'acid jazz, du heavymetal be-bop, du techno jazz et de l'électro feel du drum and bass etc.

Les artistes

Un aspect notable de ce label Criss cross est qu'il s'intéresse aux jeunes musiciens de jazz et Américains de surcroît. Voyez sur ce lien sous "artist" : Crisscrossjazz.com

Vous y trouverez des noms tels que Adam Roger, un guitariste de jazz qui en est à son second CD, et le leader du label actuellement ou le pianiste Edward Simon ou Kenny Garret et Chris Potter bien des visages du jazz actuel à découvrir. Si l'envie et la curiosité vous prennent, allez écouter et voir les vidéos du site également.

Adam-Rogers---Sight.jpg     

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:24

Qu'est-ce qu'un Djembé et à quoi sert-il ? En référence à l'organologie, un djembé est un membranophone. Plus simplement, il s'agit d'un gros instrument de percussion en bois à membrane de peau d'origine africaine. Il existe en plusieurs tailles. Est-il facile de trouver des cours de djembé ? Il existe des possibilités, mais cela demande de la patience comme de la recherche approfondie sur Internet également si le temps et vos moyens le permettent. Découvrez !

Les origines du djembé

D'où provient cet intérêt pour ce tambour africain en Occident ? Pour le savoir visiter ce site Djembe.com, ou questionner google sous Wikipédia, vous trouverez quelques réponses à ces questions. Il semble que ce soit à partir des années 50, avec Fodéba Keita, que les percussions africaines se firent connaître ailleurs qu'en Afrique et dans les années 80 que des centres d'apprentissage firent leurs apparitions en Europe, aux USA et au Japon, sous l'influence d'artistes comme François Dembélé ou Mamady Keita.

 

djembe.jpg

 

Les cours et les méthodes

Pour trouver des écoles de djembé en Europe, il vous faut chercher dans les journaux, sur les panneaux de magasins de musique. Des associations comme "metissakana" ou des ateliers de percussionnistes diplômés et réputés tels Fred Diaz ou Antony Bangora vous proposent des cours de percussion en France.

Cherchez sur ce lien internet Djembefola.fr, sous cours et recherche vous y trouverez une encyclopédie axée sur une liste d'adresses d'écoles, d'associations et d'ateliers privés sur le thème des percussions africaines et certaines danses associées, disséminées un peu partout dans le monde. C'est le mot clé cherchez ! Vous trouverez surement une adresse près de chez vous.

Il existe également tout un répertoire de vidéos pédagogiques et de méthodes liées au djembé. Surfez et documentez-vous ! Il est facile de s'informer sur ces percussions. Le site rébillard.com et play-music.com en édite une ou deux. A vous de voir!

 

1322483762_241390086_4-Cours-de-danse-africaine-Sabar-Zumba.jpg

  

Les adresses et sites

Plusieurs sites internet peuvent vous aider et vous documenter sur l'univers des percussions africaines. Celui-ci, ci-dessous vous propose un player et de suivre un apprentissage du djembé sans solfège par DVD et en audio avec CD. Une adresse intéressante : Djembe-player.org.

Les sites de JJrebillard.com et Play-music.com vous proposent également des méthodes pédagogiques sur le thème des percussions afro-américaines. Visitez et commandez ! c'est la période des soldes et des promotions. Play-music.com (rubrique percussion)

Des online shops comme Woodbrass.com et Thomann.fr proposent des cours pour toutes sortes d'instruments y compris les percussions africaines. Bon voyage en Afrique!!

 

djembe_ka.gif

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:18

Une sonorisation est un domaine de la musique qui demande des compétences, du savoir-faire, ainsi que l'argent. La société Bose pro vous propose tout un matériel de sonorisation, suivant vos besoins, d'une simple sonorisation pour vos répétitions ou une sono auto, à une sono pro pour vos performances scéniques, pour un groupe en tournée, une société de spectacles de rue, de DJ ou de théâtre. Que faut-il?

Le matériel de sonorisation

Que faut-il comme éléments pour créer une sonorisation ? Il existe plusieurs types de sonorisation, par zone, par somme et par ligne. Une sonorisation est une structure technologique, permettant la diffusion d'une surface sonore, dans un espace important. C'est le montage d'une structure complexe, alliant des capteurs sonores, des amplificateurs et des récepteurs (baffles) qui en diffusent la source.

Le matériel

Il vous faut

  • Des capteurs sonores : des microphones (statique et dynamique) et des DI (boîte de direct) sur les amplis, les instruments et les voix des musiciens.
  • Une console ou table de mixage, pour équilibrer, corriger et répartir le flux sonore.
  • Des amplificateurs.
  • Des "boites de sonorisation" : les enceintes de façade et les retours de scène.
  • Tout un réseau de câbles, des jacks, des connecteurs et "multipaires".

Si vous voulez monter une sono DJ, il vous faudra des baffles et une sono Bose par exemple, comme matériel de sonorisation. Un conseil, cherchez des promos de sono, et à louer !

L'installation de la sonorisation

La sonorisation est un métier à part entière. Une sonorisation en plein air demande une installation plus puissante, que celle pour une salle de concert. Un ingénieur de son d'expérience peut s'avérer utile en support technique, suivant les lieux, la taille et le nombre des concerts pour une tournée.
Si vous optez de la monter vous-même, il vous faudra un plan de disposition de la scène, afin d'obtenir la meilleure sonorité pour chaque instrument, et son amplification. Ensuite, disposez les enceintes de chaque côté de la scène et posez les retours sur le devant. Faites des repérages. Ensuite, posez les microphones, les câbles et reliez les instruments à la console, par des multipaires et des DI reliés aux entrées, par des câbles XLR. Les DI peuvent être actives ou passives. Ces opérations exigent du professionnalisme, celui de pouvoir tester le son obtenu avec les autres musiciens. Un sonorisateur doit être à l'écoute des autres, et se mettre à la place du public.

Quelques conseils pratiques

En concert, il convient de vérifier le niveau sonore en permanence, soyez prêt à toutes éventualités. Si le nouveau sonore est faible, augmentez-le progressivement en douceur, mais attention au "larsen". Lorsqu'on débute avec un groupe, il sera préférable d'attendre, avant d'acheter du matériel de sonorisation. Pour débuter, utilisez plutôt, une sonorisation de location et expérimentez vos propres réglages et astuces! soyez malins! bonne chance.

 

   

Partager cet article
Repost0
4 octobre 2011 2 04 /10 /octobre /2011 17:15

Une sangle pour un musicien qui plus est guitariste a son importance pour la tenue et le confort de jeu que l'on soit en position assise et plus logiquement debout. Elle permet de maintenir l'instrument en place. Les sangles sont différentes que l'on soit bassiste, guitariste ou banjoïste, mais elles demandent malgré tout de bien les choisir pour éviter des ennuis comme des accidents de scène suivant le poids de l'instrument.

Quelques conseils pratiques

Il n'est pas aussi simple qu'il n'y parait de choisir une sangle de guitare pour son instrument que l'on soit musicien amateur ou pro, guitariste débutant ou confirmé. En premier lieu, évitez l'achat de sangle avant d'avoir comparé les modèles.

Les différents types

Les longueurs et les largeurs sont différentes d'un modèle à l'autre. Une sangle harnais de basse est plus longue et plus large qu'une bretelle de guitare acoustique. Une courroie de guitare folk n'est pas aussi confortable que des sangles en cuir renforcées d'épaulières pour bassiste. Si l'on possède une guitare classique, il sera utile de se procurer une sangle particulière (cordon Boston à crochet) à moins d'y rajouter des accessoires (boutons d'attache), à déconseiller malgré tout. Ces boutons existent sur les guitares folk ou country donc choisissez judicieusement votre modèle en fonction de vos besoins et également de votre taille (S,M,L et XL).

Les accessoires

Il est aussi avisé de se procurer des accessoires comme des "lock-in" dont Gibson est l'inventeur (petits systèmes à vis qui se fixent dans l'embout)qui permettent de bloquer la "strap" dans le bouton et ainsi d'éviter sur scène que les embouts décrochent, ce qui est assez désagréable en plein solo de guitare.

Adresses, prix et modèles

Les marques réputées fabriquent en plus des instruments, des sangles guitares comme Fender et Gibson, mais ils existent des fabricants spécialistes des courroies, sangles, bretelles, lanières et harnais pour guitares.
Quelques adresses

  • Patrick-bleses.com.
  • Woodbrass.com.

Les modèles
Il existe plusieurs modèles de sangles conçus avec des matériaux divers et décorés de designs souvent créatifs. Les sangles peuvent être en produits naturels comme le cuir et chanvre ou en synthétique Levi's et elypse (nylon ou polypropylène). Les prix sont variables en fonction des pays et des sites donc comparez.
Les prix
Woodbrass et Thomann vous propose un bon choix de sangles. Par exemple celles de la marque Fender en nylon pour 13,50€ ou Levy's en cuir pour 5,90€. La moins chère étant la tobago pour 4€. Euroguitar.com vous propose également un bon choix d'accessoires pour sangles, comme le planetwave DGS15.

Important : prenez votre temps pour choisir vos sangles suivant votre taille, vos habitudes de jeux et le poids de votre guitare.

                 

Partager cet article
Repost0